Foto: Publicitātes foto

Podkāsta "Dzirdi kultūru" astotā un noslēdzošā saruna ir veltīta laikmetīgajai dejai – tās neierobežotajai brīvībai un daudzveidībai. Sarunā piedalās dejas kritiķe kuratore, interneta žurnāla "Dance.lv" redaktore, Latvijas Dejas informācijas centra valdes priekšsēdētāja un Elīna Gediņa – horeogrāfe un dejas māksliniece, šoruden saņēmusi "Spēlmaņu nakts" balvu kategorijā "Gada kustību mākslinieks" un Dailes teātrī tapusi viņas un Rūdolfa Gediņa, kā arī Kristas un Reiņa Dzudzilo veidotā kustību izrāde "Ļoti labas minūtes".

"Delfi" podkāstu "Dzirdi kultūru" vari klausīties arī "Podkāsti.lv", "Spotify", "Apple Podcasts" un "Google Podcasts". "Delfi kultūra" piedāvā vizuālo un audio materiālu izlasi, kas papildina podkāstā runāto.

Par laikmetīgo deju šodien nevar runāt, ignorējot dejas vēsturi 20. un 21. gadsimtā. Jau 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā ir konstatējami centieni atteikties puantēm, korsetēm un līdz tam esošajai mākslinieciskajai tradīcijai. Dejas vēsturnieki modernas dejas sākumu saista ar amerikāņu izcelsmes Eiropā dzīvojošo dejotāju Aisedoru Dunkani (1877–1927), kura baletu nodēvēja par pretdabisku, bet viņas nākotnes dejas ideāls bija balstīts dabā, dabiskumā – ķermeņa harmonijā ar dvēseli. Šīs idejas uzrunāja gan daudzas Dunkanes sekotājas, gan arī attīstījās citur.

Runājot par 20. gadsimta dejas vēsturi, Inta Balode sarunā ar "Delfi" citē amerikāņu horeogrāfi un dejotāju Mēriju Overliju (Mary Overlie, 1946-2020), kura teikusi – ja klasicisms nodarbojās ar to, kāda ir pasaule, pētīja tās uzbūvi un principus, bet aizmirsa cilvēku, tad sekojošais modernisms atcerējās par cilvēku (tas ir psihoanalīzes dzimšanas laiks), savukārt postmodernisms 50. un 60. gados apzinās, ka ir cilvēks ne tikai kā vispārīgs jēdziens, bet ikviens ir individualitāte un visas šīs individualitātes ir vienlīdz vērtīgas un interesantas. Postmodernā deja nāca ar idejām, ka nav nepieciešama ideāla tehnika un dejotāja ķermeņa uzbūve – jebkura kustība, jebkurā vietā un laikā var būt deja.

Vienlaikus attīstās dažādi virzieni un skolas, žanram kļūstot aizvien sazarotākam un daudzveidīgākam, arī atgriežoties pie tehniskas virtuozitātes, īpaši 80. gados. Savukārt mūsdienu spoguli – laikmetīgo deju – var uzskatīt par metožu un sistēmu kopumu, kurā tiek izmantoti un sapludināts visi iepriekšminētais.

"Jaucot jauno ar jau pazīstamo, laikmetīgā deja ietver stilu, kultūru, tehniku, valodu, māksliniecisko viedokļu, filosofiju dažādību un liek lielāku uzsvaru uz horeogrāfijas tapšanas un izrādes procesu, nevis tehniku un rezultātu. Tas ir process, kas interesējas par pašlaik notiekošo gan indivīda personībā, gan sabiedrībā kopumā. Turpinot postmodernisma pionieru aizsākto, arī laikmetīgā deja uzdod jautājumus par kustību, kura tiek vai netiek uzskatīta par deju," tā žurnālā "Mūzikas Saule" (2013. gada aprīlī) raksta horeogrāfe dejotāja un Latvijas Kultūras akadēmijas profesore Ramona Galkina.

Dažas no izcilākajām 20. gadsimta dejas personībām, kas jāzina ikvienam


Marta Grēma (1894-1991)

Amerikāņu modernisma dejas dejotāja un horeogrāfe. Viņas radītā dejas tehnika, kas ir pat reģistrēta kā preču zīme, kas cieši saistīta ar elpošanas izmantošanā kustību veikšanā, tiek uzskatīta par vienu no amerikāņu 20. gadsimta dejas stūrakmeņiem. Pati Grēma savu metodi sauca "saraušanās un atbrīvošanās" ("contraction and release"), kas nozīmē muskuļu darbību elpošanas procesā.

Džordžs Balančins (1904–1983)

Gruzīnu izcelsmes (īstajā vārdā Georgijs Balančivadze) amerikāņu dejotājs un horeogrāfs, tiek dēvēts par neoklasiskā baleta pamatlicēju. 20. gadsimta 20. gados bijis leģendārā Sergeja Djagiļeva "Ballets russes" horeogrāfs. 30. gados no Eiropas pārcēlās uz ASV, kur 1948. gadā nodibināja un līdz pat savai nāvei vadīja vienu no slavenākajām mūsdienu baleta trupām –"New York City Ballet".

Merss Kaningems (1919–2009)

Amerikāņu horeogrāfs un dejotājs, postmodernās dejas korifejs ar vairāk nekā 70 gadu ilgu karjeru. Viņa dejas tehnika bija balstīta klasikas un nejaušības radītu jaunu kustību savienošanā. Taču Kaningema radošā veikuma vizītkarte bija dejas mijiedarbība ar citiem mākslas žanriem. Viņš sadarbojās ar dažādiem avangarda mūziķiem un māksliniekiem – ciešs kopdarbs viņu vienoja ar komponistu, minimālisma tēvu Džonu Keidžu, bet viņš sadarbojies arī ar Deividu Tjudoru, Braienu Īno, grupu "Sonic Youth", mākslinieku Robertu Raušenbergu, Endiju Vorholu, Roju Lihtenšeteinu un citiem.

Pīna Bauša (1940–2009)

Leģendāra vācu dejotāja un horeogrāfe "tanzdrama" jeb dejas dramas/teātra radītāja. Pīna Bauša un viņas dibinātais "Vupertāles dejas teātris" tiek saukti par ievērojamākajiem modernās dejas novatoriem pasaulē.

Mets Eks (1945)

Zviedru dejotājs, horeogrāfs un režisors, kurš 20. gadsimta dejas vēsturē ierakstīts ar 80. gadu sākumā iestudēto klasiskā baleta "Žizele" versiju. Viņš atļāvās ne tikai radīt jaunu, laikmetīgu horeogrāfiju, bet arī mainīja baleta libretu, otrajā cēlienā liekot galvenajai varonei nonākt nevis mirušo jaunavu aizkapa pasaulē, bet gan psihoneiroloģiskajā klīnikā. Mets Eks kā horeogrāfs sadarbojies ar pasaulē nozīmīgākajām dejas kompānijām un dejotājiem.

Viljams Forsaits (1949)

Amerikāņu izcelsmes dejotājs un horeogrāfs, viens no šā brīža nozīmīgākajiem dejas māksliniekiem, kurš galvenokārt pazīstams kā ilggadējs vācu trupas "Ballett Frankfurt" vadītājs (1983–2004), kā arī "The Forsythe Company" dibinātājs un vadītājs (2005–2015). Viņa māksliniecisk darbība sniedzās ārpus dejas robežām, skarot gan vizuālo mākslu, kino, mūziku un modernās tehnoloģijas. Forsaits radījis arī īpašu datorprogrammu dejas mācīšanai – "Improvizācijas tehnoloģijas".

Kāds ķermenis var dejot?


Laikmetīgā deja ir mainījusi priekšstatus un arī aizspriedumus par to, kāds ķermenis drīkst dejot, turklāt darīt to publiski. Tam vienmēr nav jābūt atlētiskam, proporcionālam un jaunam ķermenim, idejas un jautājumi var tikt pausti caur dažādu vecumu un miesasbūves dejotāju priekšnesumu, tāpat ir dejas kompānijas, kas savos darbos iesaista cilvēkus ar īpašām vajadzībām.

Slavenā vācu dejotāja un horeogrāfe Pīna Bauša 1978. gadā radīja vienu no saviem slavenākajiem darbiem – izrādi "Kontakthof", kurā dalībnieki bija dejotāji vecumā no 58 līdz 77 gadiem. 2000. gadā izrāde tika izveidota atkārtoti, profesionālus dejotāju vietā stājoties amatieriem. Turklāt visi dalībnieki bija vecumā virs 65 gadiem. Vēl viena "Kontakthof" versija tika izveidota 2008. gadā, šoreiz strādājot ar vidusskolas vecuma jauniešiem – no 14 līdz 18 gadiem.

Inta Balode: Ceļvedis laikmetīgās dejas skatītājam


Šī nav pirmā reize. Domāju, ka nav arī pēdējā, kad cenšos atbildēt uz jautājumiem: "Kā
skatīties? Kā saprast? Kas vispār ir laikmetīgā deja?" Varētu atcirst: "Neskaties un nesaproti!" Varētu filozofēt par skatīšanos un saprašanu… Kāpēc tieši "skatīties"? Vai tad tas ir vienīgais veids, kā pieredzēt? Kāpēc "saprast"? Vai tas ir vienīgais veids, kā izbaudīt un novērtēt? Kāpēc vajag definīcijas un instrukcijas? Vai tiešām būtu noderīgi, ja pie sienas rāmī būtu laikmetīgās dejas definīcija un desmit padomu, kā skatīties, kā saprast, kā uztvert, kā par to domāt?

Laba refleksija ar demonstrāciju par laikmetīgās dejas pieredzi skatāma šeit. Horeogrāfe Suse Tietjena (Suse Tietjen) saka: "Laikmetīgā deja ir tas, ko tu gribi, lai tas ir. Un var izrādīties, ka saproti daudz vairāk nekā domā, ka saproti. Vai arī nesaproti. Un arī tas ir labi."

Trešā atbildes stratēģija būtu izvērstāk parunāt par to, ka formula "neskaties un nesaproti" varētu būt visai noderīgs piegājiens laikmetīgās dejas pieredzei. Noderīgs, bet noteikti ne vienīgais, jo laikmetīgā deja ir ārkārtīgi plašs horeogrāfisko prakšu lauks, kura ietvaros vienlīdz patiesas var būt galēji pretējas patiesības. Te būs desmit padomi, kuros atkārtoju kādreiz iepriekš teikto, sadomāju ko jaunu vai vienkārši koķetēju ar to, ko esmu dzirdējusi un redzējusi, kad cilvēki saskaras ar šo mākslas formu.

Pirms uzskaitīt padomus, piespiedu vai brīvprātīgas pašizolācijas laikā ir svarīgi atgādināt, ka deja dzīvajā pieredzē un deja video pavisam noteikti nav viens un tas pats. Dzīva dejojuma pieredze skatītājam mikrolīmenī aktivizē tos pašus muskuļus, kurus lieto dejotājs. Nolieciet dzīva dejotāja vietā video ar tieši to pašu deju – nekā! Skatītāja muskuļi paliek mierā. Tāpēc, ja nu nākas ilgi sēdēt mājās, negrimstiet pārāk daudz ekrānā, ļaujieties savai un savu karantīnas biedru dejai. Nav nekā laikmetīgāka un neatliekamāka kā deja izolācijas laikā. Un vēlreiz – ja pārāk ilgi esi bijis izolācijā uz balto miltu diētas, tad vēl jo vairāk – neskaties un nesaproti! Bet noteikti dejo!

Neskaties

Pat acis karājas muskuļos un saitēs! Tevī ir dažādi kanāli – ir bilžu kanāls, smaržas, garšas, dzirdes, taustes kanāls, vēl visa ķermeņa kinestētiskā reakcija. Kad aizej uz izrādi, tu nezini, kuri no tiem darbosies, turklāt tie pa vienam nekad nestrādā. Reizēm ir grūti pieķert, tieši kurš kanāls piegādājis kādus konkrētus datus, kas vēlāk rosās pa prātu, bet ir vērts papētīt.

Laikmetīgā deja ir visu maņu māksla. Pat, ja to nevēlies, var tikt aktivizētas citādas ķermeniskas sajūtas. Lai tavu prātu iztraucētu no apsēstības ar kontroli un lietu iekļaušanu esošās sistēmās, horeogrāfi izmanto dažādās taktikas – no tiešas fiziskas skatītāja iesaistes, līdz mulsinošiem vizuāliem notikumiem, dažādām neatbilstībām, pavērsieniem. Reizēm dejas izrādes izvēršas par ķermeniski orientētās psihoterapijas sesijām. Pēc tām "pacients" ne vienmēr ir laimīgs, gribas vainot terapeitu par to, ka lika ielūkoties acīs savas ķermeniskās realitātes neizbēgamībai.

Nesaproti. Strādā un esi pacietīgs

Izklaide ir atpūta, mākslas pieredze ir darbs. Ja neesi ieinteresēts, tad neko nesaproti. Paej garām un… nu un? Laikmetīgā deja ir vērīguma un pacietības māksla. Skaties, kas notiek, pa kripatiņai būvē savu pieredzi, negaidi libretu un neizdari secinājumus, pirms izrāde nav galā un, vēl labāk, līdz nākamajam rītam. Pieredze rāda, ka iesūkšanās daudz ko maina. Īpaši, ja āda tāda pabiezāka.
Pirms septiņiem gadiem pēc Agneses Bordjukovas laikmetīgās dejas izrādes "3/4 ūdens" noskatīšanās Silvija Radzobe pajautāja Zanei Radzobei, un Zane Radzobe nodeva jautājumu tālāk man: "Kā man uz to skatīties?"

Daļa no atbildes skanēja tā: "..jāskatās rūpīgi un pamatīgi, uz visu, kas notiek, un nedrīkst izdarīt nekādus priekšlaicīgus secinājumus. Pēc pieredzes zinu, ka lieliski dejas skatītāji ir bērni. Bērni skatās un viss. (..) Tad, kad es izlaistu pa grīdu ūdeni, mamma man prasa, kāpēc es tā darīju? Es saku, ka tāpatās. Viņa dusmojas. Bet es tiešām tāpatās, jo gribēju redzēt, kā viņš tek, kā izplešas, kā satek šķirbās, kā krājas tur, kur bedres, kā netiek pret kalnu, kā lēnām sāk žūt, kā durvju tuvumā sasalst, kā pie krāsns pārvēršas par dūmiem un ceļas gaisā. Kas tur slikts, ka man interesē?"

Tici sev

Kad tev vajag instrukcijas? Daži vienmēr, pirms sākt ķerties pie lietošanas, iepazīstas ar instrukciju. Citi no sākuma mēģinās jauno kumodi samontēt paši un tikai, ja nesanāks, sāks kliegt, ka tas ir ķīniešu sūds un meklēs instrukciju. Vai instrukcija palīdzēs? Tiem, kas sāka paši, varbūt. Tiem, kas bija gatavi riskēt un ķēpāties ar nezināmo, instrukcija varbūt kļūs par nelielu orientieri. Tiem, kas tic, ka visu var pateikt priekšā un tas sakritīs ar realitāti, būs maz prieka. Labāk neejiet uz laikmetīgo deju!

Horeogrāfi ir tādi situācijas radītāji un pētnieki. Viņiem ļoti nerūp, lai tu saproti, ko viņi gribēja teikt. Viņus vairāk satrauc, vai tu juti, vai tu kustējies līdzi, vai ieklausījies viņos un sevī, ko tu iztēlojies, ko atcerējies, ko sagribējās uzēst…? Viņi ar lielu interesi noklausīsies tavu interpretāciju un, ja tai nebūs nekā kopīga ar to, ko paši bija iedomājušies, būs sajūsmā par svaigu skatījumu, un tagad jau tava pieredze, domas kļūs par daļu no izrādes stāsta. Savukārt, ja tu būsi redzējis, dzirdējis, jutis un saodis to, kas arī autoram pašam bijis prātā un ķermenī, tad viņi būs aizkustināti un jutīsies sadzirdēti. Tici savai pieredzei un dalies!

Deja ir tāda pati māksla kā citas

Es nekādi nespēju saprast, kāpēc citās mākslās skatītājs tik mierīgi un pašsaprotami runā par labiem, vidējiem un sliktiem darbiem, bet, šķiet, no laikmetīgās dejas vienmēr gaida tikai un vienīgi izcilību. Ja kaut kas nav izdevies, tad visa laikmetīgā deja ir slikta un tu uz to vairs nekad neiesi (īpaši, ja šī ir pirmā vai otrā izrāde, ko redzi). Vai tu tāpat nodomā arī tad, kad gadās redzēt stipri viduvēju teātra izrādi?

Deja ir unikāla māksla

Deja ir vissvarīgākā māksla, jo attiecas uz visiem cilvēkiem, kuriem ir ķermenis. Tā es teicu pirms kādiem sešiem gadiem, kad deja beidzot kļuva par atsevišķu nozari Kultūras ministrijas dokumentos. Ja tu nevari saprast, kāpēc dejas izrādes tevi tik ļoti sakaitina vai tik ļoti uzrunā, tad tas ir tāpēc, ka dejā instruments ir ķermenis. Bez pastarpinājuma – nav ne vijoles, ne audekla, skan pats ķermenis. Un tas ir ne tikai dejotāja ķermenis, bet arī tavs ķermenis. Tas vienmēr ir personīgi!
Mākslā bieži viss ir par lieko, nevajadzīgo un nefunkcionālo. Savukārt, ķermenis ir ikdienā tik tuva "lieta", tas tiek lietots visu laiku, ir vajadzīgs un funkcionāls. Tāpēc ir grūti saprast un pieņemt citādu, neikdienišķu izmantojumu. Ar ēdienu nespēlējas. "Liec mierā manu ķermeni!" kliedz skatītājs, redzot dejā ko sev nepieņemamu.

Redzi acīmredzamo

Laikmetīgā deja, patiesībā jebkura deja, vienmēr runā par varas attiecībām. Cilvēka ķermenis ir tāds, kā ir – tik liels vai mazs, spēcīgs vai vājš, tas nes vai tiek nests, lido augstu vai tiek piespiests pie zemes. Tikai viens piemērs, kā, skatoties uz acīmredzamo, var saprast simbolisko un globālo. Skaties uz to, kas ir, nesadomā par daudz lieka un visu sapratīsi!

Padomā par fiziku

Laikmetīgā deja ir darbības un tīra laika māksla. Tas nozīmē, ka telpas nav, līdz nesākas kustība. "Laik-" un "met-" – met laiku, met laikā, un viss notiek. Kustība būvē telpu, iekustina gaisu, un kustīgā gaisa telpa arī ir izrādes telpa. Laikmetīgajā dejā ir daudz fizikas. Piemēram, kontaktimprovizācija nav par to, kā gramstīties vienam gar otra dibenu vai nejēgā krist gar zemi, bet gan par to, kā uz mums iedarbojas gravitācija, inerce, svars, impulss un citi fizikāli lielumi un procesi.

Negaidi troksni

Kaut ko jocīgu dara vai nu no liela prieka vai trakā drāmā. Citos stāvokļos ķermenis turas rāmjos. Tāpēc ķermeņa domāšanu vai kādu klusu ķermeņa stāstu ir neierasti klausīties. Klausies klusām!

Izmanto formulas

Ja viss iepriekš apcerētais neko nelīdz, tad droši paņem kādu prātīgu rokasgrāmatu jebkādas laikmetīgās mākslas pieredzei un izmanto tur piedāvātās formulas. Man patīk Ossian Ward "Ways of Looking. How to Experience Contemporary Art" (Laurence King Publishing Ltd, 2014). Autors iesaka izmantot tik bieži pieminēto Tabula Rasa pieeju mākslas pieredzei. Bet, lai nebūtu tikai abstraktā atsaukšanās uz neaizspriedumaino apziņas stāvokli, kāds tāpat nav iespējams, viņš atšifrē vārdu TABULA, piedāvājot sešu soļu taktiku kā skatīt mākslu:

• T (time) – Laiks – vismaz piecas ieelpas un izelpas pirms sprieduma;
• A (association) – Asociācijas;
• B (background) – Konteksts
• U (understanding) – Saprašana. Kad mierīgi izieti pirmie soļi, nonāksi pie šī…;
• L (look again) – Skaties vēlreiz. Bieži pirmā reakcija ir patiesā. Domas par kontekstu var aizvest dažādos ceļos, bet, kad, jau visu zinošs, paskatīsies vēlreiz, sapratīsi, vai neesi apmuļķots;
• A (assesment) – Vērtējums – ceļš no pirmā skatiena līdz otrajam, kas rezultēsies skaļos aplausos vai arī ātrā bēgšanā.

Raksta oriģināls atrodams dance.lv

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!